Ir al contenido principal

Los Jaivas - Mamalluca (1999)


#Músicaparaelencierro. Cerramos la semana con otro aporte de neckwringer. Yo no entiendo la razón por la que este álbum no es más reconocido en la prolífica discografía de los geniales chilenos. Todos sabemos que Los Jaivas desarrollaron una nueva estructura musical basada principalmente en las raíces musicales latinoamericanas mezcladas con, principalmente, rock... pero no solamente rock, sino también música sinfónica, algo de jazz y cierta libertad para experimentar con lo que se les venga a la gana. Dentro de toda esa variedad que podemos encontrar en su discografía, "Mamalluca" en particular tiene elementos muy interesantes y hasta poco desarrollados en otros álbums de la banda. Hablo desde incursiones al RIO, cacofonías varias, aspectos de banda sonora de película, protagonismo de instrumentos poco usuales en el rock (como las trompetas de "Cerro de la Virgen") y un soporte sinfónico coral, que nunca ha sido una de mis favoritas, siendo uno de sus álbums más experimentales, tanto que hasta podríamos abrir un nuevo género: el folk-rock orquestal sinfónico... o algo así.
 
 
 Artista: Los Jaivas
Álbum: Mamalluca
Año: 1999
Género: Folk progresivo / Folk rock sinfónico
Duración: 54:30
Nacionalidad: Chile


Los Jaivas es una banda chilena destacada por la combinación del rock progresivo y sinfónico con los ritmos e instrumentos andinos y latinoamericanos, y se ha considerado a menudo como una de las bandas más importantes e influyentes de Chile y del resto de Sudamérica.
En sus más de 40 años de actividad musical ininterrumpida, Los Jaivas se han caracterizado por su exploración y fusión de diferentes estilos, desde la música tropical de sus inicios, siguiendo con el rock progresivo, pasando por la improvisación al estilo del avant garde y el jazz, el rock clásico y la fusión latinoamericana. Durante su trayectoria, además de componer, arreglar e interpretar un gran número de temas propios, han musicalizado obras de poetas como Pablo Neruda, y arreglado de manera ocasional canciones de grandes creadores como V. Parra, V. Jara u Osvaldo Rodríguez.
Mamalluca (1999), recoge la interacción del grupo con una orquesta sinfónica completa, a través de la musicalización de un conjunto de poemas que el teclista del grupo, Eduardo Parra, compuso inspirado por el Valle de Elqui, durante una de las giras que la banda realizó por los pueblos del interior de Chile.

Wikipedia

Mamalluca es un álbum complejo, no muy fácil de digerir, hay que aclarar, y no recomendable para todo el mundo, imagino que habrá quiene hasta puedan odiar a este álbum (creo que sucede siempre con las obras con mucha personalidad, o las amas o las odias) y con muchos y variados cambios de intención y estados de ánimo. Una orquesta tocando temas casi folclóricos con un banda de rock con multitud de hermosos arreglos, muy buenas incursiones de guitarra, sutiles sonidos de piano se combinan con unos sonidos de moogs, teclados y sintetizadores como solo grandes como Claudio y Eduardo Parra saben imprimir, y por supuesto aparecen multitud de instrumentos tradicionales latinoamericanos, canciones vibrantes y grandes momentos... aunque también ciertos altibajos, pero el resultado general me parece mucho más que bueno.
Tenemos un álbum donde se combinan la melancolía, la dulzura, la inspiración. Y con un temazo épico como "Mamalluca" con una duración de casi una tercera parte de este álbum, que tiene 3 secuencias: Mamalluca, La balada de Mamalluca y Outro, y donde la banda despliega todo su potencial, como si la banda estubiese lanzando todas sus fuerzas en este tema brillante que fue elegido para cerrar el disco, que tiene una sección final que pone los pelos de punta.
¿No me creen? Vean un poquito este tema en vivo:




Cuando hablamos de Los Jaivas los elogios sobran, pues su nombre nos evoca grandeza por sí solo. Sobrevivientes de difíciles episodios de la historia de Chile y de la pérdida de dos de sus integrantes originales (Gabriel Parra el '88 y Gato Alquinta el 2003), se han transformado en un actor fundamental para el desarrollo del rock latinoamericano. Y dentro de su extenso catálogo, existe una joyita nacida de un inspiradísimo Eduardo Parra quien, maravillado con la belleza y misticismo del valle del Elqui, plasmó sus impresiones en poemas que finalmente fueron musicalizados e inmortalizados en un álbum de rock progresivo-andino-sinfónico: "Mamalluca" (1999).
La música de "Mamalluca" fue concebida para ser interpretada por la banda, la Orquesta Sinfónica de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. El primer track, "Alumno", nos deja claro que éste no es cualquier disco de Los Jaivas. Con ritmo de marcha, nos lleva de inmediato a una infancia en Vicuña, en busca de la Maestra Gabriela. Luego viene "Uva Madura", canción plagada de atmósferas y nostalgia. La voz del Gato suena particularmente sobrecogedora, y el trabajo del Coro Sinfónico toma cada vez más protagonismo.
"Chasqui" es una improvisación de 3 minutos entre Los Jaivas y la orquesta. En lo personal, si alguien no me lo hubiese dicho, jamás lo hubiese notado. Aquí es donde aparece por primera vez esa guitarra distorsionada que tanto caracteriza el rock de Los Jaivas. "El tambo" es el tema que mejor podría representar el espíritu del disco: vientos, cuerdas, percusiones y voces se funden en uno solo, mostrándonos la magia del valle. "¿Quién te visita esta noche, chasqui?", pregunta el Gato en "Camino estrellado" que, al igual que el track anterior, pareciera estar dividido en dos partes. "Cerro de la virgen" sí que es una curiosidad: presenta claros tintes de progresivos, pero sazonada con trompetas, voces, charangos y ritmos andinos. Con un quiebre de piano que nos recuerda al magnífico "Alturas de Machu Picchu", la intensidad baja, para volver a acelerar impulsada por la majestuosa guitarra y por la batería de Juanita Parra.
"Gabriela" es una de las partes más íntimas del álbum. Gabriela de los campos bordados. Gabriela de los campos perdidos. Gabriela Universal. A ella le sucede "Interludio", tema completamente instrumental, basado en la misma melodía que da comienzo a "Alumno". Luego, hermosas líneas de piano abren el penúltimo track, "Elqui". Las viñas, papayas, Monte Grande, Pisco Elqui, la Cordillera de Los Andes y los cursos de agua se transforman en un colosal ser vivo que danza bajo un enigmático cielo estrellado. El gran final está cada vez más cerca con "Mamalluca": 15 minutos de Los Jaivas a la vena, y de ahí directo al corazón:
"Noche eterna.
Día efímero incierto.
Fragilidad de la vida.
Consagración de la Tierra.
Mamalluca reza su lejanía profunda."
Pablo Corgan




After breaking ground in the area of modern popular music in Venezuela with his 1973's debut album "La Ofrenda de Vytas Brenner", Vytas had to face and fulfill the task of going on with his musical career. Instead of creating a clone of "La Ofrenda", he went to a different direction with an emphasis on symphonic rock and the introduction of space-rock and electronic krautrock-style minimalism, which meant that the fusion factor had to be somewhat relegated (not to the point of becoming nullified, let's put this clearly). The first song is an acoustic guitar-based ballad, simplistic yet owner of a moving lyricism that might as well work as an attention catcher. Following next are two pieces full of heavily cosmic nuances delivered on multiple synth lines and adornments: this is quite a departure from the trova-oriented opener, since 'Madrugada' and 'Amanecer' might as well be mistaken for outtakes from a Klaus Schulze's lost 70s album. But no, this is Vytas Brenner: he manages to do very well with this sort of electronic experimentation, and I really wish these tracks had been longer so we could hear what he might have done with this potential motivator of mental trips. Also short is track 4, 'Danza con Pájaros', which sets a candid exercise on jazz-fusion based on the dialogue between percussion and electric guitar, while the acoustic guitar strums its way through the rhythmic cadences. 'Gavilán' is a very effective piece that shows Brenner's most exuberant side: a solid full instrumentation that features soaring lead guitar phrases and powerful percussive dynamics. The synths go restlessly elaborating appropriate moods for the overall ensemble, and there is even a pretty (albeit too short) Moog solo that provides some spacey nuances to the core motif. In fact, for the last 1 ½ minute the track's mood gets heavily spacey, even to an oppressive extent - this makes the whole track's scheme sound like a mixture of the most pompous side of "Ofrenda" and "Symphony"-era Clearlight. 'Pastos' brings back the electronic ambience a-la Schulze, stating a strange atmosphere where the dense and the laid-back become one sonic source. This is what I meant when I said that I wish tracks 2 & 3 had been longer. 'Ganado' is a lovely symphonic piece, with a simple rhythmic pattern but a complex series of harmonic developments. 'Estampida' is a moderately disturbing exercise on experimentation with drum kit, synthesizer and tympani: this is really weird in a deconstructive sense, but it's also appealing for those who can't get enough of Brenner's cosmic side. As a counterpart, 'Ana Karina Rote' is the most powerful of the few fusion-oriented tracks in the album. Set on a joropo-like tempo, this piece features horns, sax and percussions while Brenner keeps himself busy on his synthesizer, electric and grand pianos. 'Sentado en una Piedra' brings another ballad, this time based on piano: the instrumentation makes this song achieve a greater dose of magnificence, although it is a bit clichéd. This album has a well deserved mention as a very good album, but all in all, the incomplete development of some musical ideas (which make the respective tracks seem like snippets rather than effective compositions) and the partial inconsistency of the tracklist's style reflect "Hermanos" as a work less than excellent. Anyway, as a matter of fact, Vytas Brenner excels.
César Inca

Mamalluca is a good idea and a excellent piece of experimental music, is the musicalization of some poems of Gabriel Parra who died in the '80, but that musicalization has the characteristic that is made with a sinphonic orchestra, the sound some times is beauty, the scent of a feel, a grat hability to impact with the music, sometimes melancolic another mor happie, another times is really bad like in "El Tambo". But, after all, I think, is good to have it, that isn´t a loose of time at all. I only say it could be better for "Los Jaivas". I think that it seems like theese bands when found them way they make once and another time works very similars, and don't want to experiment anymore, that's my way of think. A last comment is that the topic of these conceptual album is the desert, this pacific place where you can see the sky and all it stars, the calm that you can feel in this place and how the natives used it to them rituals and now is used to investigate the space with the most moderns astronomic observatories. without doubt I think that the force of this place makes images tike the butterfly falling in the universe and the music sorround it. To apreciate the totally feel I recomed to see the video of these album, is like the catharsis of all the ¿good feelings? in you. That passages makes this album a great album, but not the better of Los Jaivas
Andrés "Yayo_Point"

It's good to see that after more than 30 years of life, Los Jaivas were still able to create a solid album like this one. Inspired on the mysticism of the Elqui Valley, with the poems of Eduardo Parra and the music of all the band, "Mamalluca" is a trip through the different elements of this magic valley. The music is highly heterogenic, with any song different from another, but always keeping the style cultivated in the pasts years.
Throughout "Mamalluca", the lyrics refer to several aspects of the Elqui Valley, before arriving to the final destination of the Mamalluca's observatory. Thus, we have verse for the grapes and the nature ('Uva Madura'), the Incas itself, with the legendary chaskis, the incredible nights in the valley seen in the eyes of the chaski ('Camino Estrellado'), the virgin and the traditional hill ('Cerro de la Virgen'), and of course, beautiful words for Gabriela Mistral.
About the music, well, this is a big project, with Los Jaivas playing together with the National Symphonic Orchestra of Chile (Orquesta Sinfónica Nacional), the Chorus of the University of Chile (Coro Sinfónico de la Universidad de Chile) and the Mamalluca Chorus, and features some improvised, chaotic moments like 'Chaski', and some beautiful mellow songs like 'Elqui'. One can find references to CONGRESO, in the beginning of 'Camino Estrellado', to the classic style of Gabriel Parra in 'Cerro de la Virgen', and to purely classical music in 'Interludio' and the very beginning of 'Alumno'.
The song 'Mamalluca', a highlight itself, really makes you travel through the universe, galaxies, planets, eternal nights, atomic blood, life's fragility. with a very spatial music, deep pianos and choirs, and breaks for different perspectives, always prowling through the immensity.
The album "Mamalluca" is a great effort of the band, demonstrating the qualities of Los Jaivas at the end of the twenty century, but luckily not the end of his life. A key album on his discography, and the first conceptual one completely home made.
Pablo Goffard

El disco vale la pena aunque sea solamente por el tema final, pero la verdad es que el disco entero es muy muy bueno, uno de esos discos que uno los puede escuchar mil veces y seguir disfrutando inmensamente.
Desde aquí publicamos este álbum como un homenaje a la banda más influyente e importante de Chile y una de los iconos del progresivo latinoamericano. Quizás en 50 o 100 años, cuando revisen la historia del rock, se darán cuenta que estos tipos estaban adelantados algunas décadas a su época.

 


Lista de Temas:
1. Alumno
2. Uva Madura
3. Chaski
4. El Tambo
5. Camino Estrellado
6. Cerro de la Virgen
7. Gabriela
8. Interludio
9. Elqui
10. Mamalluca

Alineación:
- Gato Alquinta / Voz, Guitarra eléctrica, Guitarra acústica, Quena, Pututu, Quijada de burro
- Claudio Parra / Piano, Clavinova Yamaha PF150, Sintetizador Yamaha DX7, Ronald D70, Korg 01WFD
- Eduardo Parra / Minimoog, Sintetizador Korg 01WFD
- Juanita Parra / Batería
- Mario Mutis / Bajo, Voz
 
Invitados:
Coro sinfónico de la Universidad de Chile
Coro Mamalluca dirigido
Orquesta Sinfónica Nacional

 





Comentarios

  1. Cristian Vega G.5 de abril de 2013, 0:55

    Creo que ni siquiera ha sido necesario esa cantidad de tiempo para reconocer lo grandes que han sido Los Jaivas para Chile y para Latinoamerica, y eso lo digo afortunadamente. Muchas gracias por traer este gran disco de la banda (para mi el gran ultimo que hicieron, aunque despues de la muerte de Gato Alquinta no fue mucho material mas que grabaron) y mas encima sin compresión para disfrutarlo lo mas fielmente posible al registro original. De verdad, muchas gracias! :)

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Concuerdo en todo lo que dices, y es un verdadero gran disco, me hace felíz que lo disfruten.
      Saludos!

      Eliminar
  2. I think that Los Jaivas is one of the greatest rock bands in the world, sadly underrated because of the latin-american isolation in the anglo-saxon good modern music universe. They can be easily compared with Kansas, Premiata Forneria Marconi or Renaissance and in the same time they cannot be compared with none of this great bands, because of the special complexity of their music.I once tried to sing a kind of fusion between choral, jazz group and soloist with piano and I know how dificult it is to synchronize such different elasticity musical singer's components. Mamaluca is a special peace of music and I can do nothing but to pay my respects to this genial chilians, Los Jaivas. chapeau bas!

    ResponderEliminar
  3. Muy bello. No esperaba tan grandes arreglos orquestales. Progresivo sin alejarse nunca de su espíritu latinoamericano. Gracias

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Lo más visto de la semana pasada

Los 100 Mejores Álbumes del Rock Argentino según Rolling Stone

Quizás hay que aclararlo de entrada: la siguiente lista no está armada por nosotros, y la idea de presentarla aquí no es porque se propone como una demostración objetiva de cuales obras tenemos o no que tener en cuenta, ya que en ella faltan (y desde mi perspectiva, también sobran) muchas obras indispensables del rock argento, aunque quizás no tan masificadas. Pero sí tenemos algunos discos indispensables del rock argentino que nadie interesado en la materia debería dejar de tener en cuenta. Y ojo que en el blog cabezón no tratamos de crear un ranking de los "mejores" ni los más "exitosos" ya que nos importa un carajo el éxito y lo "mejor" es solamente subjetivo, pero sobretodo nos espanta el concepto de tratar de imponer una opinión, un solo punto de vista y un sola manera de ver las cosas. Todo comenzó allá por mediados de los años 60, cuando Litto Nebbia y Tanguito escribieron la primera canción, Moris grabó el primer disco, Almendra fue el primer

Mauricio Ibáñez - Shades of Light & Darkness (2016)

Vamos con otro disco del guitarrista chileno Mauricio Ibáñez, que ya habíamos presentado en el blog cabeza, mayormente instrumental, atmosférico, plagado de climas y de buen gusto, "Shades of Light & Darkness" es un álbum que muestra diferentes géneros musicales y estados de ánimo. Se relaciona con diferentes aspectos de la vida humana, como la sensación de asombro, crecer, lidiar con una relación problemática, el éxito y el fracaso, luchar por nuestros propios sueños y más. Cada una de las canciones habita un mundo sonoro único, algunas canciones tienen un tono más claro y otras más oscuras, de ahí el título, con temas muy agradables, melancólicos, soñadoros, algunos más oscuros y tensos, donde priman las melodías cristalinas y los aires ensoñadores. Un lindo trabajo que les entrego en el día del trabajador, regalito del blog cabezón!. Artista: Mauricio Ibáñez Álbum: Shades of Light & Darkness Año: 2016 Género: Progresivo atmosférico Duración: 62:34 Refe

Soft Machine - Facelift (France & Holland) (2022)

Cerrando otra semana a pura música en el blog cabeza, volvemos a traer un registro histórico de Soft Machine en vivo, o mejor dicho, dos registros pero este disco dobre muestra a los muchachos en el 2 de marzo de 1970 en el Théâtre de la Musique, París, Francia, mientras que en el segundo álbum se los puede escuchar en el 17de enero del mismo año en Concertgebouw, Amsterdam, Países Bajos. Y como esto no tiene ni necesita mucha presentación, paso a despedirme hasta el miércoles de la semana próxima, y espero que no me extrañen porque les dejé bastante música y reflecciones como para que estén entretenidos en sus momentos de ocio. Artista: Soft Machine Álbum: Facelift (France & Holland) Año: 2022 Género: Escena Canterbury Duración: 1:55:59 Referencia: Discogs Nacionalidad: Inglaterra Acá podrán disfrutar a los Soft Machine en vivo y tocando en la cima de su mejor momento. Rutledge, Hopper, Wyatt y Dean parecen juntos una fuerza de la naturaleza a la que nada se

Skraeckoedlan - Vermillion Sky (2024)

Entre el stoner rock, el doom y el heavy progresivo, con muchos riffs estupendos para todos y por todos lados, mucha adrenalina y potencia para un disco que en su conjunto resulta sorprendente. El segundo disco de una banda sueca que en todo momento despliega su propio sonido, a 4 años desde su anterior álbum, "Earth". Saltarás planetas, verás colisionar cuerpos celestes, atravesarás galaxias y te verás arrastrado hacia la nada que lo abarca todo, conocerás el vacío y el fuego abrasador de los soles, y también encontrarás algunos arcoíris desplegándose bajo el cielo bermellón. He aquí un viaje interestelar por el universo de los sonidos, en una búsqueda tremenda y desgarradora, un disco muy bien logrado, que muestra una de las facetas de los sonidos de hoy, donde bandas deambulan por el under de todos lados del mundo en pos de su propio sonido y su propia identidad, y también (al igual que muchos de nosotros) su lugar en el mundo terrenal, tan real y doloroso. Los invito

Guranfoe - Gumbo Gumbo (2022)

Como corresponde al comienzo de semana, empezamos un lunes con un gran disco, y ahora de una de esas nuevas bandas que no tienen nada que envidiarle a los grandes monstruos de antaño. ahora con su segundo y último disco. En una entrega totalmente instrumental y a lo largo de todo el disco estos músicos ingleses nos brindan una exposición de como un disco puede ser melódico, apasionado, imaginativo, complejo, temerario, dinámico, adrenalítico y muchos adjetivos más que no alcanzan para describir toda la música de estos chicos, ahora arremetiendo con temas que fueron creados en sus inicios, incluso que fueron interpretados en vivo pero nunca grabados, y razones tienen ya que este material no da para que se pierda en el olvido, ya que este álbum suena tan hermoso como se ve su portada. Cinco temas que son técnicamente brillantes y que recuerdan a una colisión entre Zappa y Camel. Una fusión de folk, jazz y Canterbury que es tan psicodélica como progresiva, intensamente melódica y fá

Bosón de Higgs - Los Cuentos Espaciales (2023)

Para terminar la semana presentamos un disco doble muy especial, desde Ecuador presentamos a una banda que ya tiene un nombre particular que los define: Boson de Higgs, que como ópera prima se manda con un concepto inspirado en el cosmos, la astronomía en un viaje interestelar de 15 temas que tienen además su versión audiovisual, en un esfuerzo enorme que propone la divulgación científica y cultural de un modo nuevo, donde se aúnan la lírica en castellano, el rock alternativo, la psicodelia, el space rock, el hard rock y el rock progresivo. Un álbum doble sumamente ambicioso, con muy buenas letras y musicalmente muy bien logrado y entretenido en todos sus temas (algo muy difícil de conseguir, más pensando si es su primera producción) y donde puede verse en todo su esplendor en su versión audiovisual que obviamente no está presentado aquí salvo en algunos videos, pero que pueden ver en la red. En definitiva, dos discos muy buenos y realmente asombrosos para que tengan para entretenerse

Video de Los Viernes - Nostalgia del Hogar "Feel Like Going Home" 2003

The Blues es una serie documental producida por Martin Scorsese en 2003, declarado "Año del Blues" en Estados Unidos, genero que influyo al jazz y al rock. Cada una de las siete películas que componen la serie ha sido dirigida por un cineasta entusiasta del género y en ellas se hace un repaso su origen y desarrollo a lo largo del siglo xx Hoy toca el turno de Nostalgia del Hogar " Feel Like Going Home 2003" Dirigida por el propio Scorsese, este primer film de la serie rinde homenaje al Delta blues, a los orígenes del género, recorriendo el Estado de Misisipi de la mano del músico Corey Harris, para continuar después viajando por el continente africano en busca de las raíces del Blues. Feel like going home habla de músicos que se criaron alrededor de los algodonales, sin dinero ni comida, allí surgieron unos músicos que aliviaban las vidas de la gente como John Lee Hooker, Willie King, Son House o Robert Johnson. Músicos que se adaptaban a los tiempos, como O

Rick Miller - One of the Many (2024)

Para empezar el día y la semana nos vamos a Canadá de la mano del veterano multi-instrumentalista Rick Miller que presenta su último y mejor trabajo. Desplegando un rock progresivo atmosférico muy emocional, con muchas texturas sonoras y lleno de buen gusto, inspirado en artistas como Pink Floyd, The Pineapple Thief y Steve Hackett (ojo, solo inspirado), siempre con temáticas líricas ambiciosas, sombrías y bellas como su música y la tapa de sus discos. Este es un viaje a través de paisajes sonoros ricos, cinematográficos, etéreos melancólicos, nostálgicos y oscuros, con mucha sensibilidad melódica, ofreciendo capas, sofisticados arreglos que brindan una experiencia inmersiva que nunca deja de sorprender e impresionar, pero al mismo tiempo accesible y atractivo. Te invito a un mundo sonoro intrigante, con cautivadoras melodías de música atractiva, estimulante y gratificante, ideal para comenzar la semana en el blog cabeza. Artista: Rick Miller Álbum: One of the Many Año: 2002

Cuando la Quieren Enterrar, la Memoria se Planta

El pueblo armado con pañuelos blancos aplastó el intento de impunidad . Alrededor de medio millón de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo para rechazar categóricamente el 2x1 de la Corte a los genocidas. No fue la única, hubo al menos veinte plazas más en todo el país, todas repletas, además de manifestaciones en el exterior. Una multitud con pañuelos blancos en la cabeza pudo más que todo el mecanismo político-judicial-eclesiastico-mediático, forzando al Congreso a votar una ley para excluir la aplicación del "2x1" en las causas de lesa humanidad. Tocaron una fibra muy profunda en la historia Argentina, que traspasa generaciones. No queremos genocidas en la calle: es tan simple como eso. Tenemos que tolerar las prisiones domiciliarias a genocidas, que se mueran sin ser condenados o que sean excarcelados gracias a los jueces blancos. Cuesta muchísimo armar las causas, años. Muchos están prófugos, muchos no pudieron condenarse por falta de pruebas y otros porque tard

Los Dos - Caminos (1974)

En nuestra recorrida por el rock mexicano hoy revisamos un disco humilde pero bien logrado, sin esperar demasiado tampoco, y copio un comentario que hace referencia justamente a ello: "Es refrescante escuchar a músicos que se limitaban a hacer lo que les venía en gana, sin preocuparse de ser considerados autores geniales y con ideas nuevas. Los Dos eran Allan y Salvador, un dúo muy limitado musicalmente; no obstante, esas carencias la suplen con honestidad: mucha honestidad. Su mezcla, algo burda, de rock-folk, música tradicional latina y canto nuevo chileno, tiene momentos por demás emotivos y conmovedores. Sus letras eran muy sencillas y poco rebuscadas, en su mayoría acerca del amor". Disco raro, muy poca información se encuentra en la red, a mi parecer uno de los pocos discos hechos en México en los 70’s con un sonido muy jipi y folk. Eso lo describe bien, bien jipi y folk... Artista: Los Dos Álbum: Caminos Año: 1974 Género: Rock psicodélico / Folk rock Dura

Ideario del arte y política cabezona

Ideario del arte y política cabezona


"La desobediencia civil es el derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser un hombre".

Gandhi, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 235.